表现主义舞台美术【实用3篇】
表现主义舞台美术 篇一
表现主义舞台美术是20世纪初期欧洲艺术运动中的一种重要流派,它通过夸张、扭曲和简化的手法,将表演者的情感和内心世界直接呈现在观众面前。在表现主义舞台美术中,舞台设计师通过运用独特的色彩、形状和布景,创造出一种充满张力和戏剧性的视觉效果,以达到对观众的强烈冲击和感染。
表现主义舞台美术的特点之一是夸张和扭曲。在舞台设计中,艺术家常常将人物和物体的形象放大或者扭曲,以突出表演者的情感和内心世界。比如,舞台上出现的巨大面具、畸形人物和变形的道具等,都是表现主义舞台美术中常见的元素。通过夸张和扭曲,舞台设计师能够将戏剧性的效果最大化,让观众感受到强烈的视觉冲击。
另一个表现主义舞台美术的特点是简化。在舞台设计中,艺术家常常运用简洁的线条和形状,以及明快的色彩,来表达情感和气氛。简化的手法能够使观众更加集中注意力,更加直接地感受到表演者的情感和内心世界。比如,舞台背景的几何图形、明亮的色彩对比和简约的道具,都是表现主义舞台美术中常见的元素。通过简化,舞台设计师能够创造出一种独特的视觉效果,使观众能够更好地理解和体验戏剧的主题和情感。
表现主义舞台美术的最大特点在于它能够直接触动观众的情感和内心。通过夸张、扭曲和简化的手法,表现主义舞台美术能够将表演者的情感和内心世界直接传递给观众,使观众能够与舞台上的人物和故事产生共鸣。观众在欣赏表现主义舞台美术时,会被强烈的视觉效果所震撼,同时也会被表演者的情感所感染,从而产生深刻的艺术体验。
总之,表现主义舞台美术是一种以夸张、扭曲和简化为特点的艺术形式,通过运用独特的色彩、形状和布景,将表演者的情感和内心世界直接呈现在观众面前。它能够通过强烈的视觉效果和戏剧性的呈现,直接触动观众的情感和内心,让观众与舞台上的人物和故事产生共鸣。表现主义舞台美术不仅在舞台艺术中起到了重要的推动作用,也对后来的艺术运动和舞台设计产生了深远的影响。
表现主义舞台美术 篇二
表现主义舞台美术是20世纪初期欧洲艺术的一种重要流派,它通过独特的表现手法和视觉效果,将戏剧的情感和内在世界直接呈现在观众面前。表现主义舞台美术不仅在舞台艺术中起到了重要的推动作用,也对后来的艺术运动和舞台设计产生了深远的影响。
表现主义舞台美术的特点之一是夸张和扭曲。在表演者的形象和道具的设计中,舞台设计师常常采用夸张和扭曲的手法,以突出表演者的情感和内心世界。比如,舞台上出现的巨大面具、畸形人物和变形的道具等,都是表现主义舞台美术中常见的元素。这种夸张和扭曲的手法能够将戏剧性的效果最大化,给观众带来强烈的视觉冲击。
另一个表现主义舞台美术的特点是简化。在舞台设计中,艺术家常常运用简洁的线条和形状,以及明快的色彩,来表达情感和气氛。简化的手法能够使观众更加集中注意力,更加直接地感受到表演者的情感和内心世界。比如,舞台背景的几何图形、明亮的色彩对比和简约的道具,都是表现主义舞台美术中常见的元素。通过简化,舞台设计师能够创造出一种独特的视觉效果,使观众能够更好地理解和体验戏剧的主题和情感。
表现主义舞台美术的最大特点在于它能够直接触动观众的情感和内心。通过夸张、扭曲和简化的手法,表现主义舞台美术能够将表演者的情感和内心世界直接传递给观众,使观众能够与舞台上的人物和故事产生共鸣。观众在欣赏表现主义舞台美术时,会被强烈的视觉效果所震撼,同时也会被表演者的情感所感染,从而产生深刻的艺术体验。
总之,表现主义舞台美术是一种以夸张、扭曲和简化为特点的艺术形式,通过运用独特的色彩、形状和布景,将表演者的情感和内心世界直接呈现在观众面前。它能够通过强烈的视觉效果和戏剧性的呈现,直接触动观众的情感和内心,让观众与舞台上的人物和故事产生共鸣。表现主义舞台美术的影响不仅体现在舞台艺术中,也对后来的艺术运动和舞台设计产生了深远的影响。
表现主义舞台美术 篇三
表现主义舞台美术
巴尔说:“如果印象主义把眼睛作耳朵,表现主义则把眼睛作嘴巴。”(注:巴尔:《表现主义》,1920年版。)表现主义的原理是渴望以主观视象来描绘外部世界,反对写实主义和自然主义那样用照相式的眼睛将焦点聚于外部细节上。表现主义代表了人类的内部的眼睛,要对世界作出全新的完全独特的解释,认为可观察到的当代物质和机械的社会不代表真正的世界,这个社会歪曲了人性,将人沦为机器似的动物,使世界充满了痛苦和绝望。所以表现主义艺术家要求从主观愿望出发去改造外部现实,直至将其改变到与人的精神本质相一致,此时,这个世界对人类才是有价值有意义的。
由于表现主义者认为“真实”主要存在于主观领域,就必然寻求以新的艺术手段来表达出被扭曲的心灵:歪曲的线条,夸张的形状,反常的色彩,机械运动式动作,电报式精练语言……将观者从外部表象上拉开,进入心灵世界,一切事物常常是通过主角的眼光被表现出来,他的眼光可以对事物作强烈变形和主观解释。
表现主义绘画在1905年的“桥社”组织中正式宣告问世,但这个运动在戏剧中并没有立即产生影响。在第一次世界大战中,特别是战争结束后,表现主义才成为戏剧表现的重要形式。
表现主义戏剧拒绝传统规则,打破存在于各客体之间的逻辑关系,按人类内部的眼睛重新创造,不是去再现客体自身的物质真实,而是表现由它们激起的情感。表现主义戏剧演出以断续简短的语言,反复申诉内心的绝望和痛苦,狂呼式的朗诵伴以夸张的动作。这种表演方式抛去了传统演出观,寻求与内心骚动相一致。“用一种抽象的固定的姿势有节奏的朗诵,用强烈的,慷慨激昂的讲话和痉挛的表情显露出一种紧绷的,爆发的,愤怒的表演,不是具体化角色,而是揭示角色的精神状态”。(注:巴勃莱:《欧洲表现主义戏剧》,1971年巴黎版P208。)这是1918年演员多伊奇演出哈森克勒佛的表现主义戏剧《儿子》时,所表现的感情和采取的姿势。这种方式使人想起表现主义先驱、挪威画家蒙克的名作《呐喊》,“画面中心一个衣衫褴褛的人物发出一声恐怖的喊叫,他的手捂住憔悴的脸,整个身躯都变形了。他的感情在他周围引起了同心向外散发的波浪……周围环境变形……”(注:吴光耀译:《二十世纪舞台设计革新》,载1986年《舞台美》总第5期P164。)在演出中,灯光和布景象演员一样成为有生命活力的戏剧元素,融合在一个整体中,共同创造剧本所要反映的母题。
在这么一种专注于表现现实的深层本质的戏剧中,与戏剧精神无关的东西全被抛弃,包括那些反映日常生活表面而不涉及“灵魂”的视觉因素。传统的舞台美术的作用命定要被调整到最低限度。从“外部形象是内部现实的表现”(注:巴勃莱:《欧洲表现主义戏剧》,1971年巴黎版P208。)这个前提出发,舞台美术在线条、色彩、形式和物象上越来越主观,越来越抽象。就象在著名表现主义导演杰士纳作品中,是一种简洁的“浓缩的符号”,作为演员表演的“跳板”,或称为“心灵和观念的搬运者”。(注:
自然,舞台美术的任务不再是再现客观世界或戏剧动作生存的场所;相反它必须从线条和色彩,物体和形状具体化剧本中暗示出的精神实质,达到象征表现。朝着这个目标,沿着阿披亚的足迹,首先开始对舞台层面的造型进行重新构建,利用台阶和平台,组成富有节奏的舞台空间,再放置需要出现的布景元素。
重建舞台是由舞美师西凡尔特和皮尔歉提出,运用在导演杰士纳的作品中,成为著名的“杰士纳式台阶”。这些台阶、斜坡和平台将舞台层面流畅地连接起来,推动和扩大了舞台运动,发展了演员动作,舞台上只出现配合主题的视觉因素。舞台景压缩到非常简单,舞台的垂直面发展成使用片断式景,并不占满整个舞台,形象彼此脱离,没有逻辑关系地或前后或左右地散布在一个空的空间中。这样表现主义的舞台布景破坏了物体间的联系,渴望取得最大的视觉效应。舞台上写实因素也脱离了它们的真实和自然的关系:如要表现威尼斯,是出现圣马可广场,还是出现里亚托桥?表现主义舞台美术可以将这两个不在一处的景点同时出现在舞台上,无视它是否合理,只要这种方式能获得表现力,对观众有启发。这种片断景可以是绘画性的,也可以是雕塑性的;可以是写实的,也可以是抽象的。对表现主义来说,所有手段的价值在于是否能提供表现力,而不管它是一根线条,一个完整结构,一幅绘画还是一块木板条,这类似于克雷的中心象征。如“《彭特西丽亚》中布隆纳所作图解式树木;《乞丐》中斯特恩设计的含糊的窗户轮廓;在《儿子》中西凡尔特放置在黑丝绒背景前的格栅窗,这窗户是通向威胁性城市的唯一出口;《奥赛罗》中皮尔歉放置在舞台上的孤单的苔丝德蒙娜的床。”(注:吴光耀译:《二十世纪舞台设计革新》,载1986年《舞台美》总第5期P164。)(图一)于是,孤立的元素,在传统的舞台美术中是作为演出整体中的一个细节出现的,现在虽然仍继续在整体组合中起作用,但它可以根据戏剧的需要,表现出一种潜在的情绪上的自身价值,强调其各自对剧本中思想的重要性。
物体间的联系一旦被肢解,表现主义舞台设计在处理个体对象时也就更自由,采用种种不同的手段用内省的方式对环境提出主观的解释:现实被变形,增强它对更深层次意义的暗示力量。倾向于制造一种气氛,其现实被构思为梦幻似的,互不相干的物体和谐地同处在一个世界中,代表了演员的主观视觉:变形和精神错乱。
为达到这个目标,则寻求既能显现客体的精神,又能物质化艺术家的视象的更为合适的方法;寻求摆脱客体,有系统地对它的自然形态作变形的方法,形成艺术家本人感情的造型表达。舞台产生了一种由倾斜的墙,反透视的道路,不规则形的房子组成,这种变形使舞台设计和布景具有一种强烈的刺激感。表现主义电影《卡里加利博士的密室》(1919)是一部恐怖片,画家罗伯特·韦恩设计的布景加强了恐怖。影片中的小镇是用景片搭出,房屋倾斜变形,似要倒塌下来,夜色中花园里的树木象恶魔般狰狞。灯光的运用处处给人一种不安感,恍恍惚惚象恶梦一样。这部影片产生的巨大影响证实了表现主义手法会强烈感染观众。在舞台设计中,西凡尔特设计的《大路》(1923)(图二),整个舞台成为一条大路,房屋向里倾斜,门窗排列得象上操的队列那样整齐,四条透视线向舞台中心汇集。(注:参阅吴光耀:《西方演剧史》,P421、P462。)在马塞尔的《狂热者》中,房间悬在飘浮着白云的夏日天空中,将想象和现实揉合在一起。
在这种舞台装置中,色彩也负载情感。色彩失去了自然界的法则,被自由运用,在视觉上解释角色和事件,用来表达情绪和思想,使其更具表现力,斯特恩设计的《乌珀河》(1919)